29 de diciembre de 2015

La chica del sur.


Hace tiempo que tenía ganas de ver LA CHICA DEL SUR, debo confesar que la voz en off del director, es uno de los puntos que me atrajo. Posee una voz que invita a escuchar y la historia que narraba me tincó. Pero tuvo que pasar un tiempo hasta que logré grabar la cinta entera (canal 53 I-Sat de VTR), siempre me ocurría que la pillaba a la mitad. Y finalmente verla fue un hecho que marcó fuertemente mi cabeza, tanto es así que toda la noche soñé con ella.

Es que es un tanto sorprendente la poca publicidad que se le hizo a esta chica, en su tiempo, cuando estábamos a un par de años de la caída del muro de Berlín y que sin tener color de partido contrario a la izquierda, pese a vivir en Corea del sur, su único sueño era que Corea volviera a ser solo una nación. Con un aplomo impresionante esta menuda jovencita se las ingenió para llegar dando un largo periplo en avión hasta Corea del norte, donde obviamente no era muy bienvenida. Pero sus palabras, llegaban al publico que curiosamente la propia URSS había convocado: los jóvenes y estudiantes del mundo, que unidos por el encuentro XII mundial, estaban reunidos ahí. Y eran jóvenes inteligentes, con ilusiones, que los unía el odio al imperialismo en todas sus formas de vista, pero que si bien Corea del sur, representaba justamente a ese odio, la menudita Im Su-kyong, lograba conciliar puntos de vistas con los jóvenes de izquierda, sobre todo los de Corea del norte, quienes también soñaban con ser una sola nación.

El punto es que como cuenta el director en off, él también viajó a Corea del norte, a ese festival, aunque no profesara ninguna ideología sino que más bien, por corazón roto y un hermano que sí tendría que haber asistido e impedido, le vendió el pasaje a éste hermano. José Luis García, el viajero, también quedó atónito con esta joven, porque en su calidad de turista habían visitado la frontera que divide el norte con el sur y sabían de las historias de quienes osadamente la cruzaron y esta chica después de hablar en diversos sitios de Corea del norte, debía volver a casa y lo haría caminando, cruzando aquel cerco lleno de bombas y militares armados que podían dispararle en su trayecto.
Felizmente eso no ocurrió, LA CHICA DEL SUR, volvió a su Corea natal, donde sí fue detenida, enjuicida, acusada de una cantidad de mentiras y obligada a cumplir una condena de diez años, que a los tres y medio la liberaron por excelente conducta. Posterior a eso entró a estudiar periodismo y continúo trabajando en sus temas, como la unificación de Corea, pese a todo y pese a la fama obtenida, que a estas alturas más bien le jugaba en contra.

Es así que cuando el director del documental, logra dar con su paradero en Corea del sur, viaja junto a su amigo Alejandro Kim, un joven argentino de origen coreano y que por supuesto lo habla a la perfección, además de trabajar como traductor en Argentina. Pero el viaje de estos personajes, desconcierta de sobremanera a Im Su-Kyong, quien en varias instancias los trata despectivamente, después los lleva de paseo, pero alarga y atrasa la posibilidad de conversar las dos horas prometidas, a solas con el director del film.
Todo el tiempo uno siente que estamos hablando de algo que ocurrió años luz y no, es la historia reciente del mundo. El muro cayó en 1989, del siglo XX y sus consecuencias a favor y en contra, las seguimos viendo hoy en día. Además de la unificación de las dos Coreas en el año 2000 que todavía sus matices siguen latiendo. Como la agitada vida de la chica del sur.

Realmente quedé impresionada con este documental, la incansable búsqueda del director, la de material que pudo obtener y cuando al fin, pudo estar frente a frente con la chica del sur, como ella le fue intentado cerrar todas las puertas posibles y en este film vamos viendo los por qué.
Totalmente recomendado!!


SINOPSIS:
Im Su-Kyong, fue una estudiante y activista política surcoreana, que cruzó la frontera que dividía su país con el norte y atrajo la atención para reclamar la reunificación de Corea, durante el XII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que organizó la URSS en 1989. El director José Luis García, asistió al Festival y registró en una cámara VHS, aquel peculiar momento previo a la caída del muro de Berlín y las repercusiones de las acciones de Im Su-Kyong. Hoy, más de veinte aos después, García vuelve a Corea para buscar a Im Su Kyong y ver qué ha sido de ella.

CALIFICACION:
***********************

FICHA TECNICA:
Título original, La chica del sur, Argentina, 2012
Dirección; José Luis García.
Guión: José Luis García y Jorge Goldenberg
Fotografía: José Luis García, Kim Tae-Jung, Park Jae-in, Gabriela Cristina Chirfie. 
Música: Axel Krygier.
Montaje: Alejandra Almirón,  Alejandro Carrillo Penovi.
Género: Documental
Reparto: Im Su-Kyong y Alejandro Kim.

22 de diciembre de 2015

Mia Mama.

Uno suele llegar al cine por varias circunstancias. Hay quienes sólo van en busca de entretención, otros van porque les gusta el director, la banda sonora, el país de origen, porque escucharon la crítica que le daba estrellas luminosas. En mi caso, llegué a MIA MAMA, por Marguerita Buy, la protagonista de esta historia. Sumado a que era una cinta italiana y amo esa lengua como al país y porque la trama, desde que la vi anunciada, supe que me concernia profundamente.

De Marguerita Buy, les puedo decir que además de ser una mujer muy guapa, es una gran actriz, muy expresiva, todo su cuerpo, su cara, sus ojos, emiten sensaciones, emociones. Su rostro fundamentalmente siempre está diciéndonos algo, esos hermosos y grandes ojos verdes también. Es una actriz difícil por no decir imposible, de olvidar. En mi caso llegué a ella, casualmente el año 2001 con "El hada ignorante" de Ferzan Ozpetek; donde quedé prendada y a sus pies. Después vendria "Matrimoni e altri disastri" de Nina de Majo y "Happy Family" de Gabriele Salvatore. En cada una de estas historias Buy, ilumina, a veces por su ingenuidad, otras por su belleza y simpatía, siempre por su actuación, que es sincera y convincente, además de natural. Una gran actriz. Y en MIA MAMA, le tocó actuar, en roles principales junto al director de la cinta, digamos que también fue un ingrediente más para querer verla.

De todas formas debo decirle que si tiene algún tema pendiente con la mamá, esta película los va a zarandear y dejar como bolsa vieja. En mi caso, les contaré que no paré un instante de llorar y llorar y llorar. Porque digámoslo la vida sin la madre es difícil de sacar adelante. Más que mal venimos de ellas y son las únicas en el universo que pese a todo y todos, nos encuentran hermosos, increíbles, maravillosos y además nos aman y están siempre a nuestro lado de manera incondicional. 

El tema es que MIA MAMA, es más o menos eso. La historia de dos hijos que de pronto se enfrentan a la dura realidad que la madre ya no está al 100% de salud y que a uno siempre le quedará la duda si la estadía en el hospital no ayudó a que esto terminara más rápido o no. Pero continuar viviendo con la mamá en esas circunstancias, lentamente el espectador descubre que es una tragedia ya que ésta mujer lo es realmente todo para sus dos hijos: Giovanni y Margarite. Tanto así que el primero deja el trabajo para poder estar a tiempo completo a su lado y la segunda, que es cineasta y está rodando una película, su cabeza está en cualquier lugar menos en el set de filmación y con justa razón.

Su director Nanni Moretti, recurre a los racontos, herramienta que encontré verdaderamente poética que sin ser obvio, menos tedioso, nos contaba la vida de estos personajes antes y ahora. Los cuales, generalmente surgen cuando uno está en una situación tal como la madre muriéndose. Sólo que esta parte de las nostalgias corren sólo por parte de Margarite, es ella la que constantemente retrocede en el tiempo hasta los momentos vividos al lado de la mamá, tanto de joven como ahora ya las dos de grandes. 

Y hay muchos de esos episodios que me habría gustado vivir con mi madre. Pienso que quizás la madre de Moretti también murió y él quiso a través de esta cinta, expiar un poco los sentimientos de culpa por lo que no dijimos en los momentos que debimos.

El único pero de la película, está en el rodaje de la cinta que Marguerita está filmando, tanto porque por un lado encuentro inverosímil que alguien pueda continuar una labor que requiere tanta concentración, en esos momentos. El otro gran pero, que cuando lo vi en la presentación de la cinta, casi me hace levantarme de la sala y marcharme, fue el nombre de John Turturro, que después de respetarlo y casi quererlo, una vez que vi la última cinta que hizo todo eso quedó en el pasado. Y para colmo, como si Nanni Moretti, hubiera sentido las mismas nauseas y ganas de escupirlo, hace del personaje de Turturro un saco de pelotas o más bien un norteamericano tipo. Dígase hablar alto, hacerse el gracioso cuando se tiene cero capacidad, tratar de aparentar ser super simpático. Pero digamos que en su rol de gringo huevón, uno se acostumbra a odiarlo. Y el último pero de la cinta, es el recurso barato de excusar la estupidez del norteamericano en cuestión, con la chiva que todos sus errores se deben a que sufre de memoria selectiva de un tiempo indeterminado, que le impide aprenderse los diálogos. Entonces después de su mamona catarsis, supera su problema y al día siguiente logra sacar todas las escenas que tenían atorada a la filmación.


Pero exceptuando esos "peros", hay que decir que MIA MAMA, es una gran película, creo que al igual que yo, aunque sea a costa de enjuagar mucho los ojos, quedarán con una desazón que de a poco va desapareciendo en lo que rememoras a Margharite Buy, Nanni Moretti y a todos los demás buenos personajes de la cinta, como Ada, la mamá agónica, Livia la hija de la cineasta. La banda sonora también es muy apropiada y aquella maravillosa y poética lengua italiana, que endulza cualquier momento, sobre todo si cierras los ojos y dejas que esas dulces palabras entren al oído y se queden retumbando el mayor tiempo posible.
Totalmente recomendada!!


SINOPSIS:
El punto de vista es el de una mujer de unos cincuenta años, Margherita, una directora de cine políticamente comprometida, que se está separando de Vittorio. Además tiene una hija adolescente, Livia. Su hermano, decide dejar el trabajo para dedicarse completamente a su madre, gravemente enferma en el hospital. La película es un análisis sobre el papel dramático que una enfermedad tiene en las dinámicas de familia y sobre la crisis que estos cambios comportan.

CALIFICACION:
**********************

FICHA TECNICA:
Título original: Mia mama, 2015, Italia.
Título en español: Mi madre
Dirección: Nanni Moretti
Guión: Nanni Moretti, Franscesco Piccolo, Valia Santella
Fotografía: Arnaldo Cantinari.
Reparto: Marguerita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti, Beatrice Mancini, Stefano Abbati, Enrico Lanniello, Anna Bellato, Tony Laudadlo, Lorenzo Gioielli, Pietro Ragusa, Tatiana Lepore, Monica Samassa, Vanessa Scalera, Davide Lacopini, Rossana Mortara, Antonio Zavatteri, Camila Semino, Domenico Diele, Renato Scarpa.
Género: Drama.
Duración 102 minutos

15 de diciembre de 2015

I, Anna.

Esta sí que es una película, con la que antes de comenzar o después de verla o todo el rato, hay que sacarse el sombrero y hacer una reverencia. Uno, porque I, ANNA, es lo que se dice un thriller, en toda la extensión de la palabra género de suspenso. No verán correr sangre, aunque verán sangre. Pero el verdadero thriller o lo que yo entiendo como tal, más bien es mantenerte atrapado como espectador, mientras la trama se desarrolla y donde lo más seguro es que todo lo que aparenta ser lo que parece, no lo es.

Otra cosa que amerita sacarse el sombrero, es la actuación del mediocre, poca cosa, feo, apachurrado, de Gabriel Byrne, que como verán me carga. Pero en este papel, supongo será porque le dieron uno donde sus anteriores características entran en escena y se la roban. No hay intensiones de ser más de lo que se puede. Además que un requerimiento fundamental de esta cinta, es la oda a que todos los personajes huelan o expedan patetismo en sus multiples posibilidades.

Llegué a I, ANNA, porque decía "misterio" y porque la protagonizaba Charlotte Rampling, que es una actriz muy particular. Creo que es de las pocas mujeres actrices, que se pueden dar el lujo de permanecer vigentes, sin necesariamente destacar por sus dotes actorales, pero en cambio sí por una capacidad impresionante de sugerir. Sugerir lo que el director quiere para engañar, atrapar, conducir, al espectador hacia un lugar particular.
En esta ocasión, Anna Wells, mejor conocida como Charlotte Rampling, interpreta a una mujer sola, que vive en un minúsculo departamento en Londres, con una vida vacía, opaca, desteñida. Trabaja de lunes a sábados en una multitienda, en la sección camas (primera sugerencia) y el resto del día, en el trayecto de su casa al trabajo y vice versa, si ve un teléfono publico cerca, entra y llama a alguien con quien mantiene largas charlas, en distintos horarios.

En las noches de algunos días, sobre todo fines de semana, una amiga la invita a tomarse unas copas de champañe y probar suerte en esto de buscar pareja. La amiga trabaja, dando esos servicios de juntar la misma cantidad de hombres y de mujeres, que se conozcan todos, tomen champaña y ya lo que pase fuera del recinto, es responsabilidad de cada quien. Y Anna Wells, se involucra con un señor y después Gabriel Byrne, que resulta ser detective y anda tras los huesos de un homicidio cometido días atrás en el apartamento de un hombre soltero, se cruza con Anna y literalmente se enamora de ella y comienza a buscarla, perseguirla, seguirla, hasta que la conoce en estas noches de "solteros" y conversan, conversan, él le pide el fono, ella se lo da. 

A la casa de Anna ha llegado su hija Emily, con su nieta Chiara, ellas estaban en casa del padre, ex esposo de Anna. Ahora la vida está un poco menos solitaria. Anna le cuenta de Gabriel Byrne y la hija la anima a pensar que él la llamará.
Obvio que el hombre solo, que fue asesinado en su departamento, es el mismo que conoció días atrás Anna y cuando se topa con Gabriel Byrne, es porque ella viene escapando de ese lugar. Ese podría ser el único elemento que uno como espectador, tendrá como claridad, además del lazo que comienza a crearse entre el detective y la mujer. De ahí en más, dejame decirte espectador, que al igual que yo te llevaras insospechadas sorpresas.

Sobre lo de actriz sugerente, Charlotte Rampling, desde los años mosos, ha tenido esa belleza impresionante que con los años, el paso del tiempo y ningún cirujano que metiera mano, se va transformando en una sugerencia de la tercera edad. Eso que tienen algunas mujeres, jóvenes o maduras, que las del mismo genero lo olemos y que los hombres no solo olfatean sino que los vuelve locos. Y Charlotte es absoluta y totalmente una actriz de sugerencias....... porque las veces que la han puesto actuar del verbo actuación, ha dejado en claro que lo suyo no es eso, es trasmitir lo que exuda profundamente de su esencia de mujer. Que no deja de ser admirable, atrayente, atrapante y que sirve mucho en una cinta tan thrilleresca como ésta.
Totalmente recomendada!!!



SINOPSIS:
Un thriller contado desde el punto de vista de una "femme fatale" que se enamora del detective encargado del caso.

CALIFICACION:
************************

FICHA TECNICA:
Título original: I, Anna, Reino Unido, 2012
Título en español: Yo, Ana.
Duración: 93 minutos
Dirección: Barnaby Soythcombe
Guión: Barnaby Soythcombe (basado en la novela de Elsa Lewin)
Música: Christopher Slaski.
Fotografía: Ben Smithard.
Género: Drama, Thriller.
Reparto: Charlotte Rampling, Gabriel Byrne, Hayley Atwell, Eddie Marsan, Jodhi May, Ralph Brown, Max Deacon, Bill Milner. 

8 de diciembre de 2015

Girl Most Likely.

GIRL MOST LIKELY, es la esencia de una película disparatada. Confieso que caí en ella porque se leía liviana y estaba en esos momentos de la vida en que uno quiere ver algo así. También me tentó la sinopsis que hablaba de una chica Imogene, que para llamar la atención de su pololo (novio), planificaba un fallido sucidió, que no provocaba en lo más absoluto, preocupación en el objetivo, de hecho ni se aparecía, sólo lo hacia una amiga y para colmo de males, los que sí creían que Imogene, estaba realmente mal y que debía ser cuidada en un ambiente lo más cálido posible, eran los médicos del hospital donde cayó. Los cuales hacen caso omiso a su petición de llamar al novio, después sabremos que fue porque más bien el novio le dijo a los doctores que él ya no lo era y no pensaba cargar con ese cacho. Entonces buscando, buscando, encontraron que ella todavía una madre y un hermano. 

Pero claramente Imogene, hacía rato que emigró de casa, porque se llevaba mal con mamá, porque adoraba a un papá que murió cuando ella tenía ocho años y después sólo le quedaba el hermano que era un poco "distinto", pero por suerte para él con una mamá que estaría siempre para cuidarlo y protegerlo, entonces Imogene, sintió la libertad de mandarse cambiar. Así es que cuando los médicos la mandan retachada a la casa materna, comenzaremos a enterarnos por qué se fue realmente de ese lugar, si lo hizo caminando, saltando o corriendo, dígase caldo de cultivo en los temas de disfucionalidad familiar.

Pero como es una película de corte comedia-dramita, nada será tan terrible. Otro elemento que me atrapó lo confieso, fue ver en los créditos el nombre de mi amado Matt Dillon. Pensé también que si lo llegaban a maltratar al estilo "Loco por Mary", obviamente no la vería más, pero.... ocurrió que si bien hacía un personaje típico de comedia, donde lo afean, poniéndole un horrible bigote crespo, para que combine con su pelito idem, unas blusas caribeñas, short y por supuesto el rol de padrastro - actual novio de la mamá. Y en donde lo más entretenido es conversar, a la hora del desayuno, sobre sus artes amatorias. También hay otra serie de rumores en esa casa, como que Matt Dillon, en realidad es un agente encubierto de la C.I.A., con esa pinta de bananero no se la cree mucho pero con aquello de "las apariencias engañan", pronto tendremos novedades clarificantes al respecto.

La cinta es lo que les cuento y quizás un poco más. Pero entretenida de todas formas. La protagonista es para mi gusto, bastante fea de cara, no sé si nació así o se hizo una cirugía destruitiva que le arruinó el rostro o es mucho mayor de lo que el rol requiere, no lo sé, pero a pesar de no contar con las dotes de la belleza y ser bien pánfila, disco rallado y otros matices que supongo caracterizan su personaje, uno como que la termina queriendo. También será porque el festival de costalazos, que se dará durante toda la trama, uno como que siente un poco de piedad por ella. Y finalmente como estamos ante una cinta liviana, donde lo obvio trilla en lo verdadero y nadie tiene pretensiones intelectuales, qué tanto. Es por ello mismo la película ideal para pasar el fin de semana, un día domingo de hueva extrema, es la cinta correcta.
Totalmente recomendada!!


SINOPSIS:
Imogene, es una exitosa dramaturga de Nueva York que finge su suicidio como estratagema para intentar recuperar a su ex novio... y lo único que consigue es quedarse bajo la custodia de su madre, Zelda, una adicta al juego.

CALIFICACION:
*******************

FICHA TECNICA:
Título original: Girl Most Likely, Estados Unidos, 2012
Título en español: Imogene
Duración: 103 minutos
Dirección: Robert Pulcini, Shari Springer Berman.
Guión: Michelle Morgan
Música: Rob Simonsen.
Fotografía: Steve Yedin.
Género: Comedia
Reparto: Kristen Wing, Annette Benning, Matt Dillon, Darren Criss, Natasha Lyonne, June Diane Raphael, Michelle Hurd, Nathan Corddy, Mickey Sumner, Christopher Fitzgerald, Nicole Patrick, Brian Petsos, Reed Birney, Ronald Guttman, Jimmy Palumbo, Michelle Morgan.

2 de diciembre de 2015

Villegas.

De esas cosas buenas que tiene de vez en tanto, navegar por los canales e ir detectando películas buenas. Así me pasó con VILLEGAS. Confieso que decidí grabarla para verla, porque el protagonista era Esteban Lamothe y si ustedes no lo conocen, deberían echar un vistazo, porque además de ser extremadamente hermoso, es muy buen actor, de esas actuaciones que no lo parecen, que más bien uno siente que está fisgoneando la vida de otros y no, que unos somos los espectadores y otros los actores.

VILLEGAS, es una historia a la que vas entrando con los minutos. Porque al principio y sobre todo si lees la sinopsis pensarás que es un Roadmovie, en que dos primos que no se ven hace añales, tendrán sus aventuras. Pues un poco sí y otro tanto no. Son dos primos, que quizás en la juventud fueron muy amigos, tenían muchas cosas en común, como la música uno bajista el otro guitarrista. Pero después llegó el tiempo de crecer, tomar caminos y en la ruta cada uno tomó senderos distintos. Lamothe, se convirtió en un chico trabajador, que mantiene lazos con su casa paterna en General Villegas. Lugar donde está la casa de campo del abuelo, en la que se produce leche de vaca, crían corderos y cultivan maíz. Seguramente estudió algo relacionado con todo eso. Es un chico muy ordenado, vive en un departamento de una pulcritud que dan ganas que venga hacer el aseo a la mía. En cambio Pipa, el otro chico, su primo, es cochino, desordenado, vive en una pieza sin luz que no dan ganas de visitar menos estar. Es muy sociable, así como también cuentero, fresco porque se aprovecha que Esteban, tiene una situación económica buena y pasando por pobre come, bebe y viaja gratis. Como quien diría son el agua y el aceite. Y por eso mismo uno no logra entender por qué Esteban, cuando le avisan que el abuelo ha muerto, llama a Pipa para viajar a General Villegas: juntos.

Quizás, pese a todo Esteban guarda lindos recuerdos de juventud. Quizás todavía quiere a Pipa, aunque sean tan distintos, como diferentes son sus caminos en los que no se encuentran. Pipa es tajante, no le gusta casi nada, es criticón y como buena persona que mira mucho la paja en el ojo ajeno, tiene la cagada en su vida.
En este Roadmovie, Lamothe, respirará hondo hasta que llegue un punto que se le termine el aire y bueno un poco de acción física no vendrá mal para la historia, aclarar ciertas cosas, lo que se dice las verdades saldrán antes del atardecer. 
Pero después llegaran juntos a General Villegas, compartirán con la familia el motivo que los reúne, que es el entierro del abuelo, renovaran lazos con los amigos y parientes que han dejado de ver.

En VILLEGAS, cada primo tiene un momento en el que la cámara lo acompaña y muestra su vida, sus gustos, las cosas que lo unen a ese lugar de infancia. En lo personal, me hubiera gustado ver tan solo momentos con Lamothe, pero qué le hacemos, la directora no era yo. Y dejando pasar las horas, de a poco, en un momento cualquiera los primos hacen las pases, se pelean, cantan, se pelean, hacen las pases.
Es que las relaciones humanas no son fáciles en ningún contexto. Pero hay que hacer una luchita. En lo personal, confieso que los ojos y la atención se me fueron siempre para Lamothe, indiscutiblemente además de hermoso, es un buen actor, es agradable contemplarlo, conocer de este personaje, de este chico que parece tan compuesto, estirado, frío y distante y de a poco nos muestra que no todo lo que parece tiene porque ser. El otro es el cliché del desarrapado, que no sabe ni quién es, ni a donde va. Que consulte con su psiquiatra judío que quizás lo ayude. 
Lo curioso es que yo pensé que Esteban Lamothe tenía una escuálida carrera actoral y buscando, descubrí sorprendida que ha hecho películas desde el 2004, cintas que yo misma he visto y que ni idea que este señorito estaba entre medio. A veces uno no está tan atento. Mientras tanto, me quedo con VILLEGAS y Lamothe a ojos cerrados.
Totalmente recomendada!!


SINOPSIS:
Tras un buen tiempo sin verse, dos primos deben reunirse para ir en auto al entierro del abuelo en Villegas, pequeña ciudad del interior donde crecieron juntos. Este retorno se convierte pronto en un intenso viaje emocional marcado por los reencuentros, el peso del pasado y el fin de una era.

CALIFICACION:
***********************

FICHA TECNICA:
Título original: Villegas, 2012, Argentina
Dirección: Gonzalo Tobal
Guión: Gonzalo Tobal 
Fotografía: Lucas Gaynor, Fernando Lockett.
Música: Nacho Rodriguez Balquera
Sonido: Francisco Pedemonte.
Montaje: Delfina Castagnino.
Reparto: Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi, Mauricio Minetti, María Inés Aldaburu, Paula Carruega, Lucia Cavallotti, Horacio Pugnaloni.

24 de noviembre de 2015

Ciencias naturales.

Ni bien comenzó, supe que me atraparía. De hecho ví los 20 minutos primeros y me dije "esperaré a mi sisterna Manucita" y al día siguiente, me repetí gustosa esos minutos ya vistos. Y es que CIENCIAS NATURALES, tiene un algo muy especial, muy relajado. Será la buena actuación, simpatía, naturalidad, de Paola Barrientos (ídola), sumado al personaje de Lila, la protagonista, una niña de doce o trece años (Paula Hertzog), que con su desplante y tozudez, por ir en busca de lo que para ella es importante, uno siente que la seguiría a cualquier lugar.

Y así es como la Seño Ximena y Lila, una, es profesora en la escuela del Poblado Las Rosas, en Cordoba y dos, la estudiante de la escuela. Una escuela rural, que acoge a los niños de las cercanías, de lunes a viernes. Los recibe, aloja, es decir, techo, cama, comida y clases. En total suman alrededor de 20 niños, por lo que el vínculo, que se crea tanto con Marta, la directora, Seño Xime, la profesora y sus estudiantes, es realmente intensa, cercana. Tanto es así, que la Seño Xime, como todos le dicen a la profe (Paola Barrientos), sabe perfectamente qué le aflige a Lila: conocer a su papá. Un papá que apareció en la vida de su madre  y  abuela, hace 12 años, que tras tener algo la mamá la dejó literalmente y embarazada. La mamá trató de avisarle pero él nunca dió la cara. 
Entonces pese a todo lo que no dice la mamá, lo poco que cuenta sobre el papá, la chica quiere conocer ese otro lado de su vida, su identidad, orígenes. Y sólo la Seño Xime, es la que la entiende.

Es por eso que de una u otra forma, Lila se las ingenia para incluir en su aventura a la Seño Xime. Así es como estas dos mujeres, en la más road movie, se embarcan en un viaje de 400 y tantos kilómetros, en busca de ese papá que Lila quiere conocer. 
El asunto está en que una cosa son los deseos y otra la realidad, que significa buscar alguien de quien la única referencia que se tiene es la inscripción o iniciales dejadas en la placa de la antena de recepción, que instalaron hace doce años atrás, un grupo de personas, entre ellas su padre.

CIENCIAS NATURALES, como también se le nombra en México a la clase de biología, es una manera creativa de nombrar la necesidad de saber sobre nuestro origen, la busqueda de la identidad, reconocerse en el otro. Realmente una cinta especial, buena, entretenida, de esas que uno no quiere que llegue el final. Paola Barrientos, realmente nos sacamos el sombrero con mi sisterna Manucita y yo, porque es muy buena actriz, muy cálida, realmente uno siente ese vínculo, calidez de la profe para con la estudiante, muy emotiva. Hay momentos, viaje en curso, que la Seño Xime, se acuerda de su vida, llora, recuerda momentos vividos junto a su marido, que sin muchas palabras nos enteramos que ha muerto y por eso ella está a tiempo completo en la escuelita. Maneja y llora. Y también tiene reglas dentro del auto como no escuchar música mientras viaja, esa persona cálida, encantadora, dulce, que se preocupa de sus 20 chicos, tiene reglas y a veces levanta la voz y a veces es regañona, pero siempre, siempre, siempre, es la única persona que entendió a Lila en su búsqueda del origen. 

Me recordó a ciertas profesoras que tuve el agrado de tener en la primaria, ciertos rostros, nombres que vuelven a mi memoria, todas en común con la Seño Ximena, mujeres cálidas, dedicadas a su profesión, la cual también implica generar un vínculo con las personitas con quienes compartes tantas horas de tu vida. Mujeres, curiosamente casi todas mujeres, que se conectan con uno, con las penas y alegrías y te guían y ayudan a continuar el camino de la vida. Aquello que se conoce como l@s maestr@s o profesor@s, que hacen que uno no olvide jamás su paso por la educación básica, primaria, media, secundaria, preparatoria.
Totalmente recomendada!!


SINOPSIS:
Lila, una niña de 12 años, siente la profunda necesidad de conocer su verdadera identidad . No sabe quién es su padre y está dispuesta a cualquier cosa para encontrarlo. Lila pasa sus días en una escuela rural alejada de todo. La hostilidad del invierno, sus pocos recursos y la lejanía hacen que ese deseo se vuelva inalcanzable. Una madrugada Lila decide escapar de la escuela y de su madre con una pequeña chapita como única pista. Su maestra la descubre pero decide ayudarla. Juntas emprenden un viaje que cambiará sus vidas.

CALIFICACION:
************************

FICHA TECNICA:
Título original: Ciencias Naturales, Argentina, 2014
Dirección: Matías Lucchesi.
Guión: Matías Lucchesi & Gonzalo Salaya
Producción: Matías Lucchesi, Juan Pablo Miller, Fabrice Lambot.
Fotografia: Sebastian Ferrero
Música: Nacho Conde.
Sonido: Martín Litmanovich.
Montaje: Delfina Castagnino
Género: Drama.
Reparto: Paula Hertzog. Paola Barrientos,  Alvin Astorga, Sergio Boris, Arturo Goetz, Eugenia Alonso.

17 de noviembre de 2015

Crimson Peak.

Recuerdo que la primera vez que vi anunciada CRIMSON PEAK o LA CUMBRE ESCARLATA, me fascinó y eso que todavía no sabía que la había hecho Guillermo del Toro. Después de ser atraída sólo por la apariencia del afiche, busqué de ella y descubrí que obviamente tenía que verla porque el vínculo forjado entre nosotros era indisoluble. Qué intensa que soy, a veces me doy miedo, pero después me acuerdo que me quiero y se me olvida jajaja.

El asunto es que LA CUMBRE ESCARLATA, como la llamaré pese a su nombre original (Crimson Peak), porque en esta ocasión en particular le prende y atrae mucho más en su versión castellanizada. Tiene una ambientación de época que amo, como es todo aquello que suena a castillos, tiempos decimonónicos y quizás más antiguos todavía, en donde la gente con sus lamparitas de velas, caminaban por el barro de las calles todavía no pavimentadas, las mujeres pisando ese barro mientras arrastran el borde de sus hermosos abrigos, vestidos, hechos en telas de seda, de varias capas, con colores amarillos dorados, celeste cielo, rojo escarlata. Los sombreros, tocados en sus ropajes. Aquellas personas de la clase alta o acomodada o quizás clase media, que vivían en caserones, con escalas majestuosas, donde la madera en pisos, muros y escalones, suenan y se hacen presentes todo el tiempo. Cenefas rodeando las cortinas de las ventanas. Muebles de maderas nobles, resistentes, brillantes. La opulencia al servicio del observador. Y es en medio de toda esta belleza estética, que además algunas personas, entre ellas Edith, nuestra querida protagonista, en su calidad de mujer sensible, hermosa, delicada, amorosa hija, tiene la cualidad o el defecto, de ver fantasmas. Fantasmas que hacen su aparición en las noches, de silencios absolutos, quebrándolo, para ponerla en aviso que tema de La cumbre escarlata.

La historia narrada en boca de su protagonista, nuestra querida Edith (Mia Wasikowska), una joven hermosa, de rasgos delicados, poéticos, perfectos para este tipo de historias y que además se gasta un cuerpo mandado a hacer para mostrar con gracia los increíbles trajes, sombreros, tocados y abrigos que se pone, le lucen maravillosamente. Pues bien, ella, nos cuenta desde la primera escena que vemos, que tiene la cualidad o defecto de ver fantasmas, escucharlos y si se es precavida, tomar nota de lo que te dicen, para así, evitar sufrir de más.
Porque en LA CUMBRE ESCARLATA, tenga usted por seguro espectador, que saltara del asiento más de una vez y querrá afirmarse para no caer al suelo.

En un tono armónico nos adentramos en la historia, Edith vive en Nueva York, Estados Unidos, con su padre, un acaudalado empresario del área de la construcción. Ella en su calidad de dama, se dedica a la escritura, tiene en su poder una novela que no lo dice pero es autobiográfica, que narra historias varias y sobre todo de fantasmas, siempre introduce que los fantasmas en realidad son la metáfora de algo que va más allá, pero pronto sabremos que en parte sí, en parte no.
Obviamente que esta habilidad por escribir, la convierte en  una chica atípica dentro del socialité norteamericano, lo que a ella digamos le vale madres. Tiene un pretendiente, un joven oftalmólogo (al igual que Conan Doyle), a quien ella quiere más bien como a un amigo.
Entonces pues llega el día, en que aparece ante sus ojos Thomas, un joven emprendedor, directamente desde el norte de Inglaterra, en la lejana Cumbria.
Él sin saber nada de nadie (aparentemente), es el único que muestra interés en los escritos de la joven Edith, los lee y encuentra buenos e interesantes. Obvio que no es necesario declarar que Thomas es la personificación de la belleza, como dice mi hermana el verdadero Manos de tijera. Un hombre de una delgadez llamativa, de piel muy blanca, ojos celestes, boca de labios delgados y un fuerte color bermellón, que provocan todo el rato estamparle un par de besos. O sea un guapetón a la antigua, que perfectamente podemos acostumbrarnos a él en la modernidad. Exagerando y qué tanto diré, el hombre más guapo y el que ose decir lo contrario, la envidia lo corroerá hasta morir.

Es así como además de todas las mujeres espectadoras de la cinta, Edith, cae rendida a sus pies. Tendrán un tiempo para conocerse, enamorarse aún más y tras encontrar algunos baches en el camino, porque lamentablemente no todo es color de rosa, el papá de Edith morirá y ella sola en el mundo, sentirá que el único capaz de protegerla es su amado inglés, contraerán nupcias y viajará a vivir a las tierras de su marido.

Hasta aquí todo bien, pero de ahora en más viviremos las zozobras de todo lo que uno pueda estar imaginando sobre el miedo, los castillos llenos de fantasmas, misterios, un poco de muerte y desolación y todavía un poquito más. Porque con la mano de Guillermo del Toro, su director, del cual no he dicho nada. Nada tanto como que es mexicano, oriundo de mi amada Guadalajara, que posee un culto por lo macabro, desagradable, a veces asquerocillo, que mezclado bien y armado de forma correcta, puedes hacer de un guacatelazo, la película más genial del universo. No por nada, del Toro, suma a su haber cinematográfico: Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, Blade II, Helboy I y II, El laberinto del fauno,  El orfanato, Rudo y cursi, Los ojos de Julia y  La cumbre escarlata, entre otros.
Y si usted ha visto alguna de estas obras, entenderá que entre todas ellas hay un elemento particular, que distingue a del Toro: la poesía para destacar la oscuridad, lo adverso, lo que nos da miedo, asco, los personajes ultra sensibles, que viven experiencia traumáticas, las que nos hacen más poderoso o morir en el intento.

Guillermo del Toro, es el maestro del guacatelas, sin que sientas deseos de vomitar. Por ejemplo en Mimic, creo que es el único director latinoamericano que ha hecho una oda a las cucarachas, existe el gringo que hizo lo propio con La mosca. A continuación tenemos Blade II que es maoma, pero igual habla sobre los "antihéroes". Helboy I y II, la oda más justa para los monstruos, que es su calidad son condenados a sufrir de desamor, aunque su corazón lata y tengan sentimientos. Después viene la escalada de cine español con todo el morbo, horror y maldad cosechado tras 40 años de dictadura en España: El espinazo del diablo, El laberinto del Fauno, El orfanato y Los ojos de Julia.
La maestría para dar miedo, asustar de a de veritas, ese es Guillermo del Toro. Y al mismo tiempo la magia, la inocencia, la belleza sublime que el lado oscuro, pero no malvado, posee.

Obvio que ya se dieron cuenta que fifo con el cine de Guillermo del Toro, pero si se dan el tiempo y lo analizan, verán que llevo un tanto de razón. Y con LA CUMBRE ESCARLATA, sumamos un poquito más de todo lo antes dicho. Otro rasgo del director, que amo, es la de ir poniendo delicadamente, detalles alusivos a sus anteriores obras cinéfilas o a sus consagrados del cine mundial. Como la silla de ruedas de la mamá de Psicosis, la oda al insecto en vísperas de morir (Cronos, Mimic y El espinazo del diablo). Me encantan estos cineastas que además de crear sus propias obras, lo más original que el mundo actual lo permita, además realizan guiños de homenaje a sus directores y cintas entrañables y todas amadas. Una poesía ¿que no?


Entonces pues, antes que otra cosa vaya a ver LA CUMBRE ESCARLATA, disfrútela, fíjese en todos los hermosos detalles, dirección de arte, ambientación, actuaciones, caracterización de castillos en destrucción, gócela y en un futuro no muy lejano, la comentamos.
Totalmente recomendada!! 

SINOPSIS:
Como consecuencia de una tragedia familiar, una escritora es incapaz de elegir entre el amor de su amigo de la infancia y la tentación que representa un misterioso desconocido. En un intento por escapar de los fantasmas del pasado, se encuentra de pronto en una casa que respira, sangra… y recuerda. 

CALIFICACION:
***********************

FICHA TECNICA:
Título original: Crimson Peak, 2015, Estados Unidos.
Título en español: La cumbre escarlata.
Dirección: Guillermo del Toro.
Guión: Guillermo del Toro, Matthew Robbins.
Música: Fernando Velázquez.
Fotografía: Dan Laustsen.
Género: Terror, Romance fantástico.
Duración: 119 minutos
Reparto: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Doug Jones, Javier Botet, Jim Beaver, Burn Gorman, Leslie Hope. 

10 de noviembre de 2015

Down the shore.

A esta película me quedé a verla única y exclusivamente porque actuaba James Gandolfini, que desde que lo descubrí, para mi desgracia ya estaba muerto y me gustó tanto que saberlo tres metros bajo tierra, creo que me marcó mucho. Porque es un buen actor, porque tiene un algo que atrae, es sencillo en su actuar, simpático, a veces representa a la perfecciòn todo lo detestable de los norteamericanos y en otras, esos mismos rasgos o características, lo hacen tan querible. No puedo negar que masculinamente hablando, me gusta mucho, soy de las mujeres que se enamoran de los hombres más allá de sus apariencias físicas, más no así mentales, menos ideológicas. Y Gandolfini tiene tantos rasgos o detalles que me encantan, me gustan sus ojos, la sonrisa de dientes pequeños y desordenados, su rostro completo es muy agradable, tiene eso del gran oso que es perfecto para dar abrazos y realmente me hubiera gustado sentirme entre ellos bien apretada por él.

Pero eso ya es historia y en el presente - pasado, nos quedan sus películas. En este caso DOWN THE SHORE o BAJO LA COSTA. Una movie que al principio me costó verla porque entre la sinopsis y lo que creí que venía, me puso nerviosa y estuve a un plus de borrarla sin verla, pero mi voz interior me dijo "veámosla cinco minutos más y si no te tinca, la borramos" y me quedé hasta el final.
Es que al principio, la historia parecía que versaría sobre un hombre Bailey (Gandolfini) que vive en New Jersey, trabajando en un parque de diversiones, haciendo funcionar el carrusel y el tren, en su casa junto a su hermana y tiene a su mejor amigo, el cual está casado y tiene un hijo con deficiencia mental. Y más que eso no hay en su vida. Hasta que llega a tocar su puerta un francés que dice ser el esposo de su hermana, la cual en su último viaje, ya que murió, se casaron y en su calidad de viudo, viaja a Estados Unidos para conocer a la familia extendida y por supuesto, lo que le corresponde de herencia. 
Entonces la sola idea que la historia tratara sobre una vida apacible robada por un aprovechador, me dio como cosa verla, como si el mundo real estuviera excento de gente así de mala. Pero al darme el chance, descubrí muchas más cosas, no tan buenas, sino más bien aún más malas, pero digeribles y con la posibilidad de un final menos mejor.

El asunto es que el francés, tenía lamentablemente la típica apariencia del latinlover, que ha atrapado a la inocente Susana, la hermana pequeña, que viajó por vez primera a Europa y aunque dice que ella le contó del hermano, la ciudad de origen, uno no puede dejar de pensar que es un conchudo interesado, hay en su sonrisa aparentemente simpática, en su necesidad de caer bien, de ser bueno, comprensivo y de ayudar en todo a Bailey. Será que tanto los personajes de la historia, como los espectadores, estamos curados de espanto y no nos chupamos el dedo, es decir, vivimos en una constante desconfianza.
Pero debo confesar que si bien el francés se portó bien, casi demasiado, a mi nunca me terminó de convencer. Un dejo de cinismo, algunas acciones que no eran del todo sinceras, me dejaron siempre alerta. Aún después de finalizada la cinta jajajaja.

Pero hay que decir que DOWN THE SHORE, tiene un aire especial, particular, donde bien podrias sentir lo que yo o pensar que será una historia de thriller, eso supongo que es una buena cinta, una que te provoca sensaciones, no todas gratas y felices, que te perturba un poco y si le das una oportunidad, como  lo hice yo, puedes ver una buena historia. Enterarte de más de un secreto. Aunque el secreto a viva voz, uno presentía que el malo re contra malo no era Galdolfini. Y pensar que lo hizo tan re bien en Los Sopranos. 
Después de esta película, los bonos de James, seguirán subiendo no sé de qué servirá si ya no está entre nosotros, una gran pérdida, pero espero en un tiempo no muy lejano volver a encontrarme con alguna otra movie que hiciera antes de partir.
Totalmente recomendada!!

SINOPSIS:
La vida de tres amigos de la infancia en la costa de Jersey, comienzan a desmoronarse cuando un secreto de su pasado es revelado. 

CALIFICACION:
***********************

FICHA TECNICA:
Título original: Down the Shore, 2011, Estados Unidos.
Título en español: Bajo la costa.
Director: Harold Guskin.
Guión: Sandra Jennings
Fotografia: Richard Rtkowski  
Reparto:  James Gandolfini, Famke Janssen, Joe Pope, Edoardo Costa, John Magaro, María Dizzia.
Género: Thriller - Drama - Romance.

3 de noviembre de 2015

El botón de Nácar.

Recuerdo que desde que supe que Patricio Guzmán, había hecho otro trabajo documental y además una suerte de seguidilla de la hermosa, poética y llena de memoria: "Nostalgia de la luz", supe que quería verla. Confieso que tenía todas las fichas echadas al BOTON DE NACAR, pensando en que después de "Nostalgia de la luz", seguiríamos por la misma senda de la memoria. Y confieso que me sorprendió mucho que en esta ocasión, al parecer, la memoria la remontáramos a los orígenes no sé si nuestros, pero sí los del universo, el cosmos y sus más antiguos habitantes: los "indígenas" de nuestra América Latina. Y digo me sorprendió y para bien, porque pensando en Guzmán, que es un cineasta que por la historia que le tocó vivir (igual que a muchos de nosotros), hace cine para la memoria, para la memoria por siempre presente de lo que pasó en Chile desde el golpe militar de 1973 y me gustó mucho más, a medida que pasaban los minutos en EL BOTON DE NACAR y la historia versaba sobre memoria, derechos humanos, pero de aquellos humanos tan apaliados, vilipendiados por los nosotros chilenos, humanos, casi más bien humanoides, que nos creemos los dueños de todo.

Confieso que me encanta el cine de Patricio Guzmán, su estilo o impronta que le pone a cada cinta, esa su voz en off tan característica y para mí, envolvente, con la que va narrándote los acontecimientos. En un tono casi hipnotizador, te invita a relajarte, ponerte cómodo y poner atención, mucha atención a lo que va a suceder, a lo que te va a contar. Porque ten por seguro será mucha información. De hecho creo que el único pero de Guzmán, es querer abarcarlo todo en sus documentales, por eso muchos de ellos son de una duración larga, sin embargo tan interesantes que el tiempo fluye suavemente, pero en el tema de las informaciones de verdad, tienes que estar muy atento, para que todo lo que cuenta, no lo olvides al prender la luz de la sala.

En el caso de EL BOTON DE NACAR, también pasa eso, también ocurre que nos quiere contar la vida de Chile, desde sus orígenes más primigenios hasta llegar a la actualidad más contemporánea. Quizás está ahí justamente el pero que en esta ocasión, podría encontrarle. Porque mientras nos narró toda la historia de cómo Chile fue poblado o más bien dicho La Patagonia, lo hizo con una maestría, con una poesía, uniendo en sólidas cadenas al universo, el cosmos, los indígenas, las tierras elegidas para asentarse. Todos estos elementos con un no menor hilo conductor: el agua. Elemento que sigue siendo fundamental en nuestros días y que en nuestra calidad de "humanoides dueños de todo”, estamos llegando al límite de devorar toda el agua, todas las tierras, las montañas, mares, glaciares, biodiversidad.

Pero en el caso del BOTON DE NACAR, la ilación del agua, elemento fundamental, la lluvia, los indígenas como Selkman, Yagán, Kawesqar, habitantes que vivían plácidamente nutriéndose y sobreviviendo del agua, de sus productos marinos, tocando a penas sus tierras, invadiendo a penas sus bosques. Adentrándonos a través de fotos añejas, de sus vidas, tradiciones, costumbres, creencias, como aquella que al morir, uno se transformaría en estrellas y que quizás por eso pintaban sus cuerpos, como los Selkman.
Tanta historia hermosa, interesante que guardan esas poblaciones indígenas, mucho más sabias que los humanoides destructores. Indígenas tan solo en tránsito por esos lugares, sin pretensión alguna de posesión, asentamiento por siempre jamás. Hasta que como bien dice Guzmán, llegó la noche para ellos y los chilenos o colonizadores (para el caso es lo mismo), deciden que estos indígenas son nocivos para la vida, los tachas de monstruos, los atrapan, evangelizan, visten (¿o disfrazan?), hasta que lentamente en menos de 50 años acaban con ellos.

En el documental, también nos cuenta la historia de unos colonizadores ingleses que llegaron hasta La Patagonia y atraparon a un "patagón" (nombrados así por sus pies grandes) y se lo llevan a Inglaterra. El costo de la transformación: un botón de nácar. En un viaje largo dejará atrás el seudo sub desarrollo para entrar en los albores mismos de la revolución industrial, donde será civilizado. Ese era Jimmy Button (por el botón), que al parecer es el personaje que aparece en una de las novelas de Julio Verne y que realmente fue encontrado, arrancado de su medio para probar que hasta el más salvaje aborigen es merecedor de ser transformado. Es así que una vez realizado el experimiento, el colonizador envía de vuelta a Jimmy Button, a La Patagonia, donde comenzará errantemente su nueva vida de exiliado que no calza ni en la lejana Inglaterra, menos en su antigua tierra.
Es ahí a través del botón de nácar - visa, que Patricio Guzmán, une la historia primigenia del poblamiento en La Patagonia, con la historia más contemporánea de barbarie chilena, como lo es el golpe de Estado de 1973 y los 17 años de dictadura que sufrió Chile.

Al final, cuando el documental está por concluir, el director voz en off, encaja las piezas del puzle que pensó no estábamos logrando armar. Es entonces quizás el momento en el que realmente las piezas encajadas de forma un tanto obvias, hacen que salte el pero más hondo de este documental. Patricio Guzmán, lamentablemente se la juega por no deja cabo suelto, ni poesía volando por el universo. De mi consideración, un pero para tan hermoso trabajo. Demasiada aclaración transforma lo obvio en algo no tan bueno, el espectador tiende a reflexionar que a lo mejor no era necesario dejar todas las historias cerraran a la perfección, que salir de la sala sintiendo la cinta, analizando la información conocida, rememorando, haciendo sus propias semejanzas históricas, es una tarea que más bien es bueno hacer.
Pese a ello, EL BOTON DE NACAR, no se diluye por completo, lo bueno permanece por siempre jamás y el buen gusto de boca queda por horas, días, semanas en la mente y corazón. Eso me pasó a mi, al menos. Pero para que usted entienda ello, tendrán que ver el documental y discernir si encuentra o no a este documental un trabajo maravilloso, con todos sus pros, contras, poesías, atrocidades. La mejor forma de saber eso es si después de ir a verla, decide replicarán la voz hacia otros oídos o callar por siempre jamás en caso contrario..
Totalmente recomendada!!! 


SINOPSIS:
El océano contiene la historia de la humanidad. El mar guarda todas las voces de la tierra y las que vienen desde el espacio. El agua recibe el impulso de las estrellas y las transmite a las criaturas vivientes. El agua, el límite más largo de Chile, también guarda el secreto de dos misteriosos botones que se encuentran en el fondo del océano. Chile, con sus 2670 millas de costa y el archipiélago más largo del mundo, presenta un paisaje sobrenatural. En ella están los volcanes, montañas y glaciares. En ella están las voces de los indígenas patagones, los primeros marineros ingleses y también los prisioneros políticos. Se dice que el agua tiene memoria. Este film muestra que también tiene una voz.

CALIFICACION:
**********************

FICHA TECNICA:
Título original: El botón de nácar, 2015. Chile.
Dirección:; Patricio Guzmán.
Guión: Patricio Guzmán.
Música: Miranda & Tobar, Hugues Maréchal.
Fotografía: Katell Dijam-
Reparto: Gabriela Pasterito, Emma Malig, Gabriel Salazar, Claudio Mercado, Cristina Calderón.
Género: Documental.
Duración: 82 minutos.
Premios: De Berlín mejor guión. San Sebastian: Sección oficial competitiva ("horizontes latinos"). Fénix Nominado a Mejor documental y fotografía documental.

27 de octubre de 2015

Estamos juntos.

Creo que hay mucho de suerte a la hora de encontrar una película. Ayer que pasé el día, convaleciente, viendo TV, vi cosas muy malas, malas, más o menos, hasta que decidí ver ESTAMOS JUNTOS, fue una decisión acertadísima. 
Podría decir que el cine brasilero siempre es bueno, porque de una u otra forma, aunque hablen brasilero, es latinoamericano, pero bien sé que he visto cosas no tan óptimas de éste país. Digamos que tuve suerte, mucha suerte. 

La historia o la sinopsis que contaba la historia, versaba más bien en una onda medio fantástica y después, a medida que la trama fue desarrollándose fui adentrandome en una historia demasiado realista. Tanto por lo que pasaba como por la protagonista, Carmen (Leandra Leal), como por el mundo que la va rodeando, dígase de las existencias de los brasileros "sin techo", la del Brasil de hospital publico, como en el que trabaja la protagonista, los sangrientos enfrentamientos entre polícias y los "sin techo".

Tenía elementos que la hacían entretenida desde el primer momento. Supongo que el fundamental es que quien encarna a Carmen, es una muy buena actriz brasilera, una joven linda, agradable a la vista, simpática, liviana, que provoca que uno le vaya tomando cariño a todo su vida, su historia, lo que le va pasando. También está su amigo Murilo, que es un actor y modelo brasilero, al cual yo no lo tenía mucha fe y resultó bien bueno como actor. Lo curioso es que él en la vida real es heterosexual y siempre encontré que esa cosa de los hombres de ir tanto al gym y quedar como globos con calugas, es lo anti-masculino y en ESTAMOS JUNTOS, que interpreta a un gay, debo confesar que amanerado, se veía mucho más masculino y atractivo. Será también que como interpretaba a un chico de la alta sociedad, se vestía con más estilo y las calugas abultadas no salían tanto a pasear.

Otro elemento importante de la historia, podríamos llamarle "escenografía", era el mundo del hospital publico, el personaje de la enfermera Elisa, que es como la jefa y que invita a Carmen a trabajar con ella, hablando de prevención en las fabellas de los "sin techo". Y es ahí donde tenemos a la vista la cruda realidad, ya conocida, nunca innecesario recordar, de las personas que no tienen dónde vivir y que deben luchar "o morir" por intentar conseguir un sitio digno donde existir. En estas circunstancias es que Carmen, conocerá a una pareja de jóvenes que quedan embarazados y deciden, pese a su juventud, tener al bebé y todas las consecuencias que implicará tal decisión en la situación socio económica en la que se mueven.
Por otro lado, aquello tan curioso como es la relación que tiene Carmen, con un chico que está todo el tiempo con ella, pero sólo en su departamento, solos los dos y que con el tiempo nos vamos dando cuenta que sólo ella lo ve. Desde que comenzó el film pensé que era un amigo secreto "imaginario" (bastante entiendo yo de eso) o quizás un novio de otra época que murió y que ella se resiste a olvidar. Obvio que hay una cosa muy fuerte con respecto a la soledad y a formar pequeños grupos, aunque sea imaginarios, para no sentirse así.

El mundo en muchos aspectos es una mierda y en esa mierda el individualismo, el egoísmo y por lo tanto la soledad, son los lemas de la sociedad actual, sobre todo en la que hay pocos ricos, dueños de todo y el resto una gran masa de desposeídos con nada. Pero en vez de irnos en un gorazo de lamentos, lágrimas y sufrimiento, ESTAMOS JUNTOS, retoca la problemática de la soledad, del individualismo, egoísmo, del sentirse sin vínculos, ayudas y todas sus consecuencias. Y que también, a veces, el orgullo y la falta de comunicación, nos hacen pensar que las cosas son aún peor de lo que debieran.
Totalmente recomendada!!!


SINOPSIS:
Carmen es una joven medico que está especializándose en cirugía. Trabaja en un hospital publico, su amigo Murilo, un joven gay de la alta sociedad la cataloga como "antisocial" porque nunca quiere estar con más gente o  ir a fiestas. En cambio en casa, ella siempre está acompañada por un chico que meticulosamente se corta las uñas, la acompaña a bañarse, comen juntos, pero su vínculo es solo dentro de casa. Un día conoce a Víctor, el nuevo rumier de Murilo, es argentino y violinista, él la corteja, ella se deja querer pero sin querer. El mundo de Carmen comenzará a cambiar cuando toque fondo y descubra que su soledad tiene miles de puertas y ventanas para cambiar.

CALIFICACION:
************************

FICHA TECNICA:
Título original: Estamos juntos, 2011, Brasil.
Duración: 95 min.
Dirección: Toni Venturi.
Guión: Hilton Lacerda, Bruno Della Latta, Toni Venturi
Música: Eduardo Bid.
Fotografia: Lula Carvalho
Reparto: Leandra Leal, Cauá Reymond, Lee Taylor, Nazareno Casero, Dira Paes, Debora Duboc, Sidney Santiago, Marat Descartes, Erica Ribeiro, Luisa Micheletti.
Género: Drama.